Ads 468x60px

Featured Posts

Internacional

Las noticias más relevantes del panorama mundial.

Nacional

Lo más destacado de lo ocurrido aquí.

Cultura

Crónicas de la mejor selección de los eventos culturales del panorama nacional.

Multimedia

Las mejores y más útiles novedades adaptadas a las nuevas tecnologías.

Ocio

Comentarios y reportajes acerca de actividades para toda la familia y al alcance de todos.

domingo, 12 de mayo de 2013

Santiago de Santiago y Zoltán visitan la Facultad de Ciencia de la Información

La semana pasada fue muy cultural para los alumnos de tercer curso del Grado en
Periodismo del grupo B ya que tuvieron el honor de poder actuar como verdaderos
periodistas ante artistas de la talla del escultor Santiago de Santiago y el pintor húngaro afincado en nuestro país, Zoltán durante dos días seguidos.





Con enorme paciencia, amabilidad, cercanía y simpatía contestaron a las preguntas realizadas por los estudiantes que fueron desde su inspiración para crear sus obras, pasando por su trayectoria profesional y el trato dado por los medios a su trabajo, hasta llegar a la influencia de las nuevas tecnologías en el mundo del arte.

Zoltán es un pintor nacido en Budapest. Estudió en la Academia de Bellas Artes húngara y posteriormente en la Academia de Bellas Artes de París. Ha expuesto en todo el mundo empezando en Hungría y en Budapest donde ha realizado vayas muestras, anuncios y promociones en distintas ramas. El resto de Europa también ha podido disfrutar de sus series sobre todo París, Viena, Berlín o Londres. En nuestro país ha realizado un recorrido por diversas islas del archipiélago canario. Su obra es internacionalmente conocida.

Ha recibido varios premios y reconocimientos, en 2008 le otorgaron la Medalla de Oro de la Real Academia de Bellas Artes de Cádiz y en 2011 obtiene el Premio de la ciudad de Cegléd, Hungría. Desde el año 2010 ha establecido de nuevo su taller en Madrid, donde ha expuesto en varias ocasiones y galerías. En 2013 ha realizado dos exposiciones en Nueva York.

Santiago de Santiago es un escultor con gran reconocimiento. Nació en Navaescurial, Ávila y durante sus primeros años fue autodidacta. Posteriormente estudió escultura en Francia, Italia y Japón. Ha realizado exposiciones colectivas e individuales en todo el mundo así como bustos para personajes relevantes del mundo de la política, cultura, etc, destacando los bustos de La Familia Real en diferentes épocas de su vida.

Ha recibido premios muy importantes, en 1976 la Cruz Militar con distintivo Blanco de 1ª Clase, en 1982 Medalla Oro y brillantes S.E.K., y recientemente concedida la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo. Posee monumentos en España, destacando el Museo al aire Libre de Tortosa (Tarragona) y en otros países: México, Japón, Rusia, Grecia, etc.


"El arte para mí es para lo que vivo y por lo que vivo"



Santiago de Santiago es un escultor con gran reconocimiento. Nació en Navaescurial, Ávila y durante sus primeros años fue autodidacta. Posteriormente estudió escultura en Francia, Italia y Japón. Ha realizado exposiciones colectivas e individuales en todo el mundo así como bustos para personajes relevantes del mundo de la política, cultura, etc, destacando los bustos de La Familia Real en diferentes épocas de su vida.

Ha recibido premios muy importantes, en 1976 la Cruz Militar con distintivo Blanco de 1ª Clase, en 1982 Medalla Oro y brillantes S.E.K., y recientemente concedida la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo. Posee monumentos en España, destacando el Museo al aire Libre de Tortosa
(Tarragona) y en otros países: México, Dinamarca, Japón, Rusia, Grecia, etc.



Pregunta.- ¿A la hora de hacer tus esculturas en qué te inspiras?

Respuesta.- Pues yo empiezo a hacer la escultura cuando la señora inspiración me ha conquistado y ya ha situado en mí una sensibilidad, una sensiblilización que me provoca hacer lo que voy a hacer cuando hago una escultura. Quiero decir que yo me inspiro en la vida, en mis semejantes, en dónde voy, dónde vengo, las personas con quien hablo o no hablo y las veo reaccionar con una postura, con un gesto...

Y entonces ahí si he considerado, que ese hecho que yo he destacado es interesante, no para mí sino puede ser interesante para hacerlo, divulgarlo y que la gente lo conozca y lo viva como yo trato y lo estoy viendo, entonces hago la escultura que representa casi todo lo que yo quería hacer. A veces lo consigo y a veces me paso. El hecho es que he conseguido que su presencia conmueva al espectador.

Pregunta.- Su primera etapa era más humana, se fijaba más en las expresiones, en las formas, etc. Y ahora es más conceptual, ¿Cómo se transforma?

Respuesta.- Aquella primera época está muy al alcance del que empieza una marcha, una ruta. En mi caso como artista, una forma de expresar tus sentimientos. Y después de esa forma sensible, sencilla, más amplia de conmover a mucha gente, pues se queda como un ingenuo y se trata de endiñar una cosa muy concreta, que es lo que representa esa figura. Y esa primera época, no es primera época, es primeras sensaciones que conmueven en el ser humano. Conforme vamos viviendo vamos teniendo más sensaciones, más experiencias y vivencias nuestras y que antes vemos en la gente. Y lo decimos de la forma que consideramos más propia a como lo sentimos. Pero como voy experimentando mi sensibilidad entonces trato de disminuir detalles para que el concepto no diga: “esta niña es guapa”, sino “así son las mujeres, guapas”. Entonces huyo de hacer en una sola forma una figura guapa sino una cosa guapa, que sea especial y extensa. Pues bien, insisto, conforme se va viviendo se van delineando sujetos y trato de  hacerlos generales para que esa generalización sea comprensible para todos. Yo sugiero la belleza así, mediante una belleza amplia.

Después has dicho lo de los conceptos. Hasta una edad has experimentado a lo mejor vivencias que vemos alrededor nuestro, pero nuestro alrededor es corto. Yo he dado la vuelta al mundo, he visto más gentes, cómo viven personas que aquí considero muy distintas. A lo mejor lo que trato es que las vivencias de estas gentes son análogas a las nuestras. Porque digo, lloran como yo y cuando yo, se ríen como yo y cuando yo. Porque me resulta lo mismo lo que se vive en China o en Hong Kong. Ya he conocido casi como se puede representar esa sonrisa y los gestos de las distintas facciones.

Pregunta.- ¿Cuál ha sido la sensación que más difícil te ha resultado plasmar?

Respuesta.- Pues posiblemente la sensación o circunstancia que no haya conseguido vivir. Yo veo una vivencia humana, una cara o un gesto.

P.- ¿Considera adecuado el tratamiento que dan los medios de comunicación a su arte?

R.- Medios de comunicación los hay jóvenes, menos jóvenes y mayores. Los jóvenes acaso no siguen mi arte. Están en su primera etapa de conocer esas primeras experiencias que ya he comentado.  Los mayores posiblemente sí se puede encontrar lo que yo hago o lo que ellos piensan que yo quiero hacer. Y los otros, que son más mayores que yo, ahí ahí andan.

Entonces ahora, que ya soy mayor que muchos pienso que no tienen la consideración amplia, propensa o propicia de decir lo que yo hago. Entonces no entiendo porqué, será que no me ha conocido, o que no ha llegado a ese dinamismo, o que ha escapado de esa sensibilidad.

P.- ¿Cuáles son los artistas que más le han influenciado a lo largo de su carrera?

R.- Los artistas que me influenciaron son los que ya habían hecho su obra, osea la experiencia humana de muchos artistas que estaban ya en los museos o en los libros, juntando su obra. Entonces yo traté de imbuir, de comer, de tomar, de beber en esas fuentes, hasta que vi que estaba bebiendo de muchos seres el mismo licor,  la misma temperatura. Entonces, cerré libros, cerré museos y agarré un taller, un martillo y muchas piedras. Me puse a hacer, bueno, traté de hacer lo que ya existía, formas que ya existían. Y en ese camino en el que conseguí dominar los materiales  me sugería ya esa sapiencia de materiales y herramientas, hacer otras cosas que no habían hecho todavía, o no había visto yo hechas todavía, que son esas cosas a las que he aludido que están hechas con líneas en el espacio.

P.- De todas las obras que ha realizado a lo largo de toda su vida, ¿de cuál se siente más orgulloso?

R.- De seguir. Seguir implica seguir, no parar, seguir adelante. Y considero más importante... En Tortosa hay un museo al aire libre, todas las obras son hechas por mí. Y hay una de ellas que es el monolito central que considero muy completo. Más interesante a lo mejor que lo que había hecho hasta entonces. Porque después otras aunque más simples, las he conseguido más trascendentes porque se han salido de las vivencias humanas. Porque ahí todos son la lucha por la vida y la lucha por la vida son hombres y mujeres, seres, viejos, niños luchando por superarse en su vida. Pero hay otras cosas por encima de la vida. Osea eso de seguir parece una simpleza pero no, porque a veces al seguir te encuentras algo nuevo. Y entonces algo nuevo tienes que o superarlo, aceptarlo o vivirlo y darte nuevas alas.

P.- Usted ha esculpido bustos de muchas personalidades y me gustaría saber si usted opina que el arte  debe o no ser comprometido.        

R.- El arte se ha considerado un subproducto de la sociedad debe ser comprometido. Ahora, el arte aún surgiendo de las vivencias de la sociedad no se hace para que sea comprometido. Se hace para puro y simple placer del que va adelante porque lo que ha dejado ya hecho ya no le afecta, ya lo ha realizado. Y entonces ocurre que por ir adelante ha hecho cosas que los demás se lo van encontrando y lo van disfrutando. Pero él ya lo ha hecho y no tiene la obligación de hacerlo de nuevo. Entonces no debe entretenerse en hacer cosas vamos a decir útiles.

- Inciso de Olga: yo creo que se refería a si el arte debe ser comprometido política y/o socialmente -  

R.- El arte no debe ser comprometido para eso está la artesanía. A veces la artesanía se considera como un valor secundario. Todos los cacharros que se han encontrado de hace dos mil o tres mil años, eran totalmente útiles, hoy son obras de arte que están enterradas porque pensábamos que los que lo hacían eran para entretenerse, pero no, lo que hacían eran cacharritos para hacerse la comidita y todo eso. Es decir, fue útil, pero hoy han perdido aquella utilidad para lo que se hizo y hoy se usan para ver el alma y el porqué lo hicieron así y no de otra manera. Era útil, pero era necesidad que tenían ellos de llenar su forma de vivir y de vivir más agradable.

P.- Ahora que sacas el tema de artesanía y arte (artista-artesano), hace unos días veíamos en el telediario que sacaban una muestra de artesanos iberoamericanos. ¿Qué es lo que diferencia a l artesano del artista?

R.- La artesanía también es arte con apellido o con retoque de apellido porque es una fase o una etapa del arte o de la persona que lo ha hecho que se ha hecho ya utilitaria, ya ha perdido el valor trascendente de irse a los cielos. Los que han hecho eso, que son artesanos tienen esa habilidad  extraordinaria, que otros no tenemos, pero ellos tienen esa habilidad y se quedan ahí, en la  trascendencia que yo estoy dando al alma humana, al ser humano, en su interior para ir cada vez más lejos y acercarse a algo más trascendente, que es lo que termina llamándose Dios. Unimos dos conceptos trascendentales Dios y el cacharro hombre. Es arte, es  artesanía y lo hizo Dios porque no sabemos quién lo hizo primero. Yo a veces digo que si somos tan  malos es porque Dios nos hizo de barro y la cosa se corrompe. Producto de la tierra cuando se van abnegando. Pero eso ya es una idea que tienen que pensar ustedes.

P.- ¿Con qué tipo de material se siente más cómodo a la hora de esculpir?

R.- Con la piedra. Más cerca de lo que yo quiero que sea mi arte, que es más puro, más verdad, la piedra. Porque cualquier otro material que se use ya esta transformado por otro, el barro, el bronce, la madera, es material puro pero está manipulado por el hombre. Entonces el único elemento que yo he encontrado que no está manufacturado por el hombre es lo que sale de la tierra, que es la piedra. En genérico, puede ser mármol. Y por eso yo trabajo tanto la piedra, porque quiero que mi trabajo sea lo más puro y limpio que se pueda, y ese material me ayuda. El bronce no, el bronce me deja hacer florituras de segunda mano sin importancia. Hay que  usarlas porque la piedra no permite eso, precisamente por el grado de pureza.

P.- Usted es un artista autodidacta. ¿Qué le diría usted a las nuevas generaciones de estudiantes que van a la universidad a seguir adelante?

R.- El autodidacta no usa el concepto consejos. No sé porqué tipo de egoísmo usa el concepto de necesidad de hacer. Entonces cuando quiere hacer una cosa y no tiene con qué hacerlo se inventa  con qué hacerlo, con qué material hacerlo, con qué herramientas y las encuentra. Que yo empecé así y parece ser que ser autodidacta es ser un héroe, no. Es una especie de ignorancia que por vanidad yo quise hacerlo todo yo. Y después me dí cuenta cuando llevaba x tiempo, tratando de descubrir una herramienta que yo mandaba hacer según mi medida, voy al rastro y resulta que llevaban años y años hechas ya. Porque un día se me ocurrió pensar que lo que yo quería hacer ya lo habían hecho otros. Entonces ya cuando me dí cuenta, siendo autodidacta, palabra a la que nunca le he dado la mayor importancia y menos positiva, de que no era lo mejor que podía haber hecho yo ni nadie. Cualquier cosa que se nos ocurra, ya se le ha ocurrido a alguien antes. Uno lo pensó, pero llegó uno que lo hizo por primera vez. El inventor, pero usando los utensilios que ya conocía que se podían usar para ese menester. Es un concepto que se ha extendido mucho y se hace, pero yo lo desterraría de la mente de la gente.

P.- ¿Considera que el/su arte está más valorado ahora que antes?  

R.- Si. Yo creo que sí. Pienso que las artes tienen una valoración que se les está dando según la táctica de lo que son o lo que han sido. Porque están perdiendo su valoración creativa y se han hecho un objeto. Se ha hecho útil y depende de la utilidad que tenga es el que se valore más o menos. Voy a decir una cosa: todos los objetos que se han hecho en las religiones sirven para vanagloriar esa religión y llevar al hombre el uso de lo que representa. Cuando esa religión se ha extendido lo suficiente, pues digamos que se han madurado en la vivencia de los conceptos del hombre, pasan a ser objetos. El caso más claro para nosotros es el Cristianismo.

P.- Si te tuvieras que quedar con una época o un momento en concreto que más le guste, el que más haya influido en tu obra, ¿cuál sería?

R.- Creo que más que una o que otra según yo he llegado a las representaciones que ha habido. Lo más trascendente han sido siempre las religiones. Para hacer las cosas más importantes porque en ella, en los conceptos religiosos es donde más se ha percibido el espíritu que es lo superior al hombre. “El hombre”. Entonces pienso que cuando yo practiqué el cristianismo, hasta el agotamiento, me he encontrado con esas experiencias que ya no son valoradas como valoran o practican los que siguen a Mahoma, el Maotismo, que tienen en su forma de escribir caracteres religiosos.

P.- Olga: Yo creo que te pregunta más por movimientos artísticos. ¿Qué movimiento artístico es el que más le ha influido?

R.- Cada uno de ellos según mi concepción, mi educación y mi información he ido conociendo formas humanas que ha deshecho el hombre manifestando sus vivencias. Pero las que más me conmovieron fueron la civilización griega. La que más me ha gustado a mí. Antes el románico había sido una especie de despojo espiritual de una forma nada atractiva. Vamos para contestar a la pregunta es la civilización griega.

P.- ¿Qué es el arte para ti?

R.- El flujo sanguíneo. Quiero decir lo que me hace vivir y lo que hace que me manifieste en mis movimientos y en mis actividades. Entonces, dicho de otra manera, el arte es la fuerza espiritual que tienen esos movimientos. Decir que en mi vida hago el arte porque no sé hacer otra cosa. El arte para mí es para lo que vivo y por lo que vivo.

P.- Antes has comentado que la tercera no iba a ser la última época. ¿Qué nos podemos esperar de la cuarta época?

R.- Bueno bien, he hecho la cuarta, quinta y sexta época. No admito la palabra época o tiempos en estas explicaciones artísticas. Por eso he puesto el ejemplo, porque estoy haciendo una creación en el que antes de la tercera época. Los números primos es una serie que nunca acaba y cada número siguiente, o quien venga, tenga comprendido todo lo anterior. Entonces pienso que eso de la primera época y segunda época es un error de concepto. Se va evolucionando desde las primeras formas artísticas y de escritura. Como una bailarina preciosa que yo hice, empezando por su esqueleto, sus músculos, sus nervios, su todo.

P.- Hablando de religión, hiciste un Cristo de madera impresionante que está en la Catedral de Atocha. Yo sé que usted se colgó para hacer ese Cristo. El Cristo es espectacular y ya que está aquí ¿por qué no nos cuenta cómo fue esa experiencia?

R.- Al principio yo veía una representación del espectro de una persona. Yo pretendía meterme dentro del individuo o de la persona que lo había experimentado, para ver cómo se sentía. Y por tanto, cuando yo lo experimenté así me dije esto se manifiesta así, con este desgarro, con esta presión muscular. En el caso del Cristo no llegué a crucificarme pero sí que me tuve que bajar de la cruz porque ya las manos estaban tan moradas que ni siquiera las de Cristo parecían estar tan moradas. Pero yo quise un poco experimentar la caída cuando ya prácticamente estaba muerto. En resumen, hice el Cristo y me salió muy bien, y representó justo lo que yo quería representar.

P.- Lo que te están preguntando, en concreto, es si se aprecia en la sociedad española, hoy, el arte está considerando bien a los artistas?

R.- Sean de este país o no sean de este país, las obras trascendentes tanto por calidad artística o por su representación, a veces, según su calidad artística, según o la época.

"El artista siempre tiene que luchar, no se puede parar nunca"


Zoltán es un pintor nacido en Budapest el 1 de marzo de 1963. Estudió en la Academia de Bellas Artes húngara con el profesor Fischer y posteriormente en la Academia de Bellas Artes de Paris. Al mismo tiempo se licenció en Historia y Literatura Universal en la Universidad Elte de Budapest. En 1984 firma un contrato exclusivo con la Galería Art 3000 en París donde trabajó hasta los años 90 trabajó como director artístico.



En el año 1988 obtuvo el Internacional Grand Premio Goya y 9 años después el Premio Movimiento Olímpico. En 2002 abre la Galería Kapzatmosphery, Miami y en 2004 abre el Salón de Arte Zoltan, Budapest. En el año 2005 crea la marca Apoyo el Arte®, Madrid, para un año después crear la Fundación Apoyo el Arte®, Budapest, Madrid.
Posteriormente en el 2006, fue galardonado con el Premio Álvaro Mutis. Después en 2007 fue nombrado Excelentísimo Académico Correspondiente de la Real
Academia de Bellas Artes de Cádiz. Finalmente en 2008 le otorgaron la Medalla de Oro de la Real Academia de Bellas Artes de Cádiz y en 2011 obtiene el Premio de la ciudad de Cegléd, Hungría.

Ha expuesto por todo el mundo empezando en Hungría y en Budapest donde ha realizado vayas muestras, anuncios, promociones y trabajos en distintas ramas. El resto de Europa también ha podido disfrutar de sus series sobre todo en París, en Viena, Berlín o Londres. En nuestro país ha realizado un recorrido por diversas islas del archipiélago canario. Además su obra es internacionalmente conocida.

Desde el año 2010 ha establecido de nuevo su taller en Madrid, donde ha expuesto en varias ocasiones y en varias galerías. En 2013 ha realizado ya dos exposiciones en Nueva York.

Antes de comenzar la entrevista se muestra bastante cercano y nos anima a que le hagamos preguntas. Nos cuenta que ha tenido relación con estudiantes previamente aunque tampoco demasiada y por eso quiere que seamos cercanos al dirigirnos a él.  Se define como un artista, un creador verdadero que no se hace sino que se nace siéndolo. Opina que la técnica, las herramientas que utiliza para plasmar su arte, transmitir sus sentimientos, pero no son lo más importante. Saber pintar no significa ser artista, hay que transmitir si no transmitiera nada solamente seria un artesano.

En sus series busca crear y transmitir un mensaje basado en sus vivencias personales. Un artista tiene que estar informado: saber mucho, viajar, hablar con la gente, escuchar música, etc. Es necesario estudiar mucho y estar muy bien formado.

Transcurre varios meses en los que piensa lo que quiere pintar y escribe primero las ideas que tiene, para luego desarrollarlas. Antes que nada se pregunta ¿Por qué y qué quiere pintar?

Pregunta.- ¿Para crear una obra cuál es tu primera sensación?

Respuesta.- Siempre pinto series compuestas por 30 ó 40 obras. Los meses previos llevar a cabo las series son muy intelectuales. Busco qué estilo voy a aplicar (óleo, acrílico), el formato que voy a utilizar, lo que quiero representar en ellas. Lo tengo todo escrito previamente. Los primeros lienzos son tanteos en los que voy viendo lo que quiero realizar.

Pregunta.- ¿Qué te llevo a realizar el cuadro "Homenaje a Puskas? Hablénos acerca de él.

Respuesta.- Llevo varios años viviendo en España pero soy de origen húngaro y mi relación con Hungría es bastante profunda. Intento representar la cultura húngara en todos los sitios en los que expongo. Soy o intento ser como una especie de embajador de Hungría en todo el mundo. Me siento español pero mi infancia y primeros aprendizajes fueron en Hungría. En esos tiempos tuvo relaciones con la diplomacia húngara. En concreto este cuadro me lo encargó el propio gobierno de mi país natal, para que plasmara los valores húngaros en la figura de este futbolista internacionalmente conocido.

P.- En relación con sus series sobre tauromaquia, ¿por qué tiene tanto apego con la cultura popular española?

R.- Hace 20 - 25 años pensé en hacerle un homenaje a España pero no quería que fuera tan trivial como que solamente representara los toros y el flamenco, aunque me encantan y soy muy aficionado a los dos. En el año 1991 hice un homenaje a España a través de El Greco. Pasaron los años y pensé que tenía que pintar lo que verdaderamente nos representaban, es decir, los toros y el flamenco. El año pasado se cumplieron 30 años desde que estoy aquí así que decidí hacerlo porque también es lo que más se conoce en el ámbito internacional. Por eso llevé a cabo la "Serie Olé y Olé". Cada uno de los toreros que pinté tienen una vestimenta determinada, con unos colores concretos. Necesitaba conocer los movimientos concretos para poder representarlos lo mejor posible, por lo que tenía que conocer mucho sobre todo el mundo taurino. Hice fotografías para luego poder pintarlo. Son figuras "reales" en las que busca un lenguaje diferente usando los relieves o la recomposición del cuerpo humando realizada de formas novedosas. Algunas figuras incluso se asemejan a círculos porque reflejan el ruedo, el duelo entre la vida y la muerte así como el Sol y la Luna, por lo que todos ellos tienen una fuerte carga simbolista ya que también evocan al movimiento circular de un bailarín. Mis toreros están bailando y mis flamencas están toreando. Presenté por primera vez esta serie en el Círculo Financiero de Génova.

P.- Eres el presidente de la Fundación de Apoyo al Arte, ¿qué opina sobre el Arte Contemporáneo en España?

R.- Es un hecho que no existen escuelas de Arte Contemporáneo porque en él cada uno representa o plasma lo que siente y esto provoca que sea muy individualizado. Al público en general no le gusta el arte contemporáneo porque piensan que no es arte de verdad. Los artistas debido a esto van siendo cada vez más realistas aunque realmente no es necesario que sea figurativo sino que haya algo de verdad.

P.- Entonces, ¿el arte debe ser fácil de entender para el público?

R.- (Se pregunta) ¿Quién entiende el arte? El artista no. ¿El crítico de arte? Tampoco, es un pintor frustrado. ¿El galerista? Ni mucho menos porque es un hombre de negocios que vive de los artistas. El público es el que tiene que entender el arte. Han escrito más de 400.000 artículos sobre mi y en algunos de ellos me han catalogado como "impresionista lírico" por eso ahora yo también me denomino así.

P.- ¿Cómo trata el periodismo actual al arte?

R.- Hay periódicos especializados. Pero el periodismo general como pueden ser El País, El Mundo o La Razón poseen una sección bastante escasa de de arte o de cultura. En cambio los dominicales le dedican más páginas. Aún así comparado con el número de páginas dedicadas a fútbol es mucho menor. En cambio existen unos 16 programas dedicados a la cultura, por lo que está claro interesa al público.

P.- ¿Cómo se ha tratado su arte en los medios?

R.- No me puedo quejar. Se concentra en un ámbito muy concreto formado por 30 películas, varios documentales, unas cuantas entrevistas y bastantes artículos. He sido y soy un artista muy mediático.

P.- ¿Cómo le han influido las nuevas tecnologías, la redes sociales?

R.- Considero que son muy importantes porque gracias ellas pueden acceder a la información muchas más personas. Desde los años 90 tengo página web. Al principio lo entendía muy bien, ni siquiera tenía ordenador pero hoy en día considero que es un buen y muy importante escaparate. El Facebook, Twitter, una página personal son indispensables para mantener contacto con el público.

P.- ¿Ha vendido alguna obra gracias a esta mejor comunicación?

R.- Por Internet solamente he vendido 2 obras. La gente, los potenciales compradores quiere ir a la galería, al estudio para ver cómo trabajo y cuál es el lugar en el que realizo mis series.

P.- ¿Las nuevas aplicaciones producen o no democratización del arte?

R.- Expresar nuestros sentimientos es libre, puedo crear algo y no significar nada. Apoyo las nuevas formas de comunicación, me parecen muy útiles y me parece bien. Un blog por ejemplo sirve para subir cosas, los diferentes usos de los teléfonos móviles y ordenadores. Lo apoyo pero no me gusta porque no sé utilizarlos del todo. Eso sí, dan la posibilidad para que todo artista pueda darse a conocer y que no solamente los más considerados sean los que tengan mayor difusión.

P.- ¿Qué influencias tiene su obra?

R.- Como ya he dicho, muchos críticos me han denominado como "expresionista lírico" y además como un intelectual. Mi pintura es figurativa en todas mis series, intento plasmar el movimiento del ser humano. En París estudié y conocí a un bailarín que fue uno de los creadores del baile moderno en el mundo. Acudí a la Sorbona desde Hungría. También iba a la Ópera de París porque tenía un amigo allí y en una ocasión me acerqué a un ensayo para dibujar y así estudiar los movimientos. Quería aprender más de lo que aprendía en la facultad de Bellas Artes. Entonces me dejaron bailar para que sintiera lo que sentían los bailarines para así poder dibujarlo bien. Llegué a bailar con ellos durante una época. Es importante comprender las relaciones del ser humano como la felicidad, tristeza, amor, la vida o la muerte, cómo nos acercamos los unos a los otros y qué es lo que buscamos. Me interesa mucho el cuerpo femenino porque busco la belleza. El arte tiene que tener la belleza como mensaje. Por esto no me gusta el arte documentalista. El arte sirve como descanso o pausa de la vida diaria. Intento que mi arte sea un trampolín para llegar a un mundo bello.

P.- ¿Crees que arte y compromiso social tienen que ir unidos?

R.- El arte tiene que ser bello, pero esto no quita que sí que pueda tener un mensaje de este tipo. Sirve para reflejar nuestros pensamientos sobre un tema determinado. A través de lo estético creamos algo diferente.

P.- ¿Tienes obras a precio para todos los bolsillos?

R.- Mis obras tienen precios bastante altos, pero no son millones de euros. La obra gráfica es más asequible así como las serigrafías o los grabados. Los murales en cambio tienen un precio mucho más elevado.

P.- ¿Qué piensas sobre el mercado del arte?

R.- El mundo del arte es muy sucio. Depende de muchas cosas de negocios como exportar, el carácter de los pintores o las variaciones de los precios. Es un negocio. La publicidad y la promoción son muy importantes. La Gioconda por ejemplo, es el cuadro más famoso del mundo gracias a la promoción que le han dado porque en la Exposición de París necesitaban alguna obra más además de la Torre Eiffel, para poder ser mecenas, por lo que es uno de los merchandising más relevantes que se han llevado a cabo. Por otro lado las subastas también son muy importantes en este mundo. Son negocios influidos por diferentes variables.

P.- ¿Hay algo para conseguir librarse de esta mafía?

R.- Yo voy a mi aire. El artista siempre tiene que luchar, no se puede parar nunca. La semana pasada por ejemplo estuve en Arte Expo en Nueva York, que es una manera muy peculiar de hacer arte. Normalmente los pintores tienen solamente 1 representante o no tienen. El artista cuando empieza sino tiene la suerte de encontrar un buen marchante está perdido. Tener un marchante facilita mucho todo.

P.- ¿Tanto éxito tan joven no puede resultar perjudicial?

R.- No todo es el trabajo. Es necesario tener vida social, hacer entrevistas, conectar con el mundo si no venderíamos mucho menos. Por naturaleza he tratado bien el éxito y el no encerrarme únicamente en mi trabajo. Todo el mundo cuando empieza a tener dinero se acomoda y en un artista también es lógico que ocurra esto. Pero el fin para mi, y para un artista de verdad, no es el económico; su pensamiento está siempre en la creación. Yo nunca he pensado en el dinero que me voy a embolsar, si no sería una prostituta.

P.- Cuéntanos tu anécdota con la Reina.

R.- Hice una serie que se centraba en un homenaje a El Greco, que era un pintor griego que vivía aquí en España como la Reina y como yo mismo que tampoco soy de aquí. Es el pintor preferido de la Reina. Cuando pinté mi serie sobre este tema, en uno de los cuadros que la componían, pinté los ojos de la Reina. Esta obra está en la Zarzuela y aún todavía si coincide con ellos, se lo recuerdan.

P.- ¿Qué es lo más difícil a la hora de hacer una obra?

R.- El proyecto es lo más complicado.

P.- ¿Hay algún proyecto que quieres realizar en el futuro?

R.- Exponer en el MoMa de Nueva York o en el Guggenheim. Todavía me quedan muchos años y tengo ideas para realizar series durante unos 150 - 200 años, pero ahora no tengo mucha prisa. Tengo nuevas posibilidades pero las puedo llevar a cabo con un ritmo distinto, con una mayor selección.



martes, 5 de febrero de 2013

"Impresionistas y postimpresionistas. El nacimiento del arte moderno"


Uno de los espacios culturales más destacados de Madrid como es la Fundación Mapfre, acogerá desde este mes de febrero hasta principios de mayo, algunas de las obras más destacadas desde el impresionismo incluyendo todo los movimientos artísticos que comenzaron a desarrollarse desde entonces así como los inicios del artista bohemio. En 1886 se celebró la última exposición del grupo de los impresionistas. A partir de entonces, el impresionismo evolucionó hacia diferentes ramas definidas como postimpresionistas. Ambos marcaron los caminos que llevarían a las vanguardias posteriores.


Incluye obras de importantes artistas como Cézanne, Van Gogh, Gauguin o Toulouse-Lautrec entre otros, siendo estos los principales representantes. La exposición está compuesta por 78 obras que proceden de otro de los museos más importantes del mundo, como es el Museo d'Orsay por lo que poder disfrutar de esta magnífica colección es todo un privilegio. La unión de ambas tendencias pictóricas está clara para Pablo Jiménez Burillo, director del Instituto de Cultura de Mapfre así como para Caroline Mathieu, comisarios de "Impresionistas y postimpresionistas. El nacimiento del arte moderno", y el presidente del Museo d'Orsay, Guy Cogeval, han insistido en la ocasión es única ya que supone una exposición en la que todas sus obras son maestras procedentes de las más prestigiosas instituciones internacionales, muestra la fascinación que ejercieron los gitanos entre escritores y pintores, cómo sus campamentos fueron muy representados, con ejemplos como "Las caravanas, campamento gitano cerca de Arles", de Van Gogh. El término bohemia alude a la cultura de los gitanos, llamados en francés "bohémien". Cuando los artistas pierden la protección de sus mecenas "deciden vivir como los gitanos. Surge la idea de la bohemia y crece el mito del artista maldito, libre y no contaminado. 

Es un recorrido por los primeros pasos que dieron para lograr una nueva forma de entender el arte y su evolución hasta la llegada en el siglo XX del arte moderno. Fue un momento decisivo que cambió por completo los cánones artísticos y provocó la aparición de nuevos métodos, temas y artistas. Todos ellos han sido y son protagonistas necesarios y obligados porque han influido en todo el arte contemporáneo posterior.

El Circo del Sol vuelve a reinventarse


KOOZA cuenta la historia de Innocent, un solitario melancólico que busca su lugar en el mundo. Este espectáculo, vuelve a los orígenes del Cirque du Soleil: reúne dos tradiciones circenses: las actuaciones acrobáticas y el arte de los payasos. El espectáculo pone de manifiesto la exigencia física de cada número, todo su esplendor y su fragilidad, a través de una colorida mezcla en la que se destaca el humor más bufonesco.


La compañía actuará en diversas ciudades de España, como siempre que han visitado nuestro país. Estarán en ciudades como Barcelona o Bilbao y por supuesto Madrid donde se podrá disfrutar de ellos del 20 al 23 de marzo. 

Las entradas ya pueden comprarse en diferentes webs como:





Aumentan las denuncias por ciberacoso

Hoy es el Día Internacional de Internet Seguro y los principales focos de las denuncias siguen siendo los adolescentes, los principales usuarios de redes sociales como Tuenti o Facebook. Este tipo de acoso es uno de los más extendidos hoy en día donde dominan las nuevas tecnologías así como el tiempo que pasamos delante del ordenador sigue creciendo exponencialmente. 

Es muy difícil controlar lo que los jóvenes hacemos cuando estamos una gran parte del día frente a la pantalla ya que aunque las redes sociales y el ocio, ocupan la mayor parte de las horas que estamos con el ordenador, hoy en día se ha convertido en un instrumento de trabajo o de estudio imprescindible, tanto en el colegio o instituto, la universidad o en cualquier trabajo.

El control es vital ya que se disponen de muchos más recursos en todo los sentidos y por tanto, los límites son mucho más difíciles de marcar. Es necesario seguir trabajando para tomar las medidas necesarias para que las cifras del ciberacoso se reduzcan.

Aquí algunos consejos:

Huelga del Poder Judicial: 20F



Convocatoria generalizada por parte de las asociaciones de jueces y fiscales, salvo las conservadoras Asociación Profesional de la Magistratura y la Asociación de Fiscales, de una jornada de huelga para el próximo día 20 de febrero, en protesta por las reformas anunciadas por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.

Encabezan la protesta el desacuerdo por las nuevas tasas judiciales, la reforma "privatizadora" del Registro Civil o la reforma del Consejo General del Poder Judicial(CGPJ), así como los cambios en el Registro Civil. Esto no ha pillado por sorpresa ya que en enero manifestaron que tomarían esta medida si no obtenían una "respuesta satisfactoria" del Ministerio de Justicia a sus demandas en relación con el anteproyecto de reforma del CGPJ que, según estas organizaciones, "afecta a las garantías de independencia del Poder Judicial".

Por primera vez están obligados a pagar tasas judiciales los ciudadanos. Estarán exentos de pagar las tasas las personas que por sus bajos ingresos tengan reconocido el derecho de asistencia jurídica gratuita (la renta de la unidad familiar debe ser inferior a 14.910,28 euros, dos veces el IPREM).

Esta huelga cuenta con el apoyo de la mayor parte de los jueces y fiscales españoles los cuales han mostrado su descontento y desaprobación desde el principio.